jueves, 26 de julio de 2018

Misión Imposible: Repercusión - Por Juan Pablo Donoso

Lo que la serie televisiva de Bruce Geller tenía de ingenio, humor y compañerismo, esta superproducción de aventuras lo reemplaza casi exclusivamente con ACCIÓN, TURISMO y EFECTOS ESPECIALES.

Por más que Tom Cruise – protagonista y productor de la película intente emular a James Bond, seguirá siendo el galancito buenmozo y bonachón, aunque ahora, con los años, un poco más mofletudo.

Son muchas las secuencias de combates marciales, persecuciones en autos, motos, lanchas, helicópteros y carreras de a pie por los techos de los edificios, unidos a matanzas en masa de sicarios malvados. Y en cada una de estas etapas, en diferentes capitales europeas, hay escenas de suspenso.

Hay tres actrices “blancas” bonitas (aunque las tres muy parecidas entre sí), y por supuesto, la líder del FBI o CIA (¿?) es afroamericana para enterar la cuota de antirracismo legal.

En las persecuciones aprovechamos de recordar famosas calles y avenidas de París y Londres actuales. Sólo los paisajes de Camerún nos resultan novedosos.

Para justificar el título, de la antigua serie de TV sólo conservan a un negro gordo experto en explosivos, a un irlandés hábil en disfraces, y otro integrante que ignoramos su especialidad. A ratos parecen acordarse de hacer algún jueguito ingenioso de los de antaño. Pero lo que predomina es la velocidad y la intriga de bandas que desean apoderarse de tres bolas de plutonio que podrían volar casi toda Europa. Esto con la injerencia de altos burócratas de potencias internacionales.

Es tal la cantidad de peripecias inverosímiles que para justificar las 2,27 hrs. agregan personajes prominentes y mafias que se pelean unas con otras.

Se limitan más a citar oralmente las maravillas pasadas de nuestro héroe Ethan Hunt (Tom Cruise) de lo que su carisma actoral demuestra. Al popular y millonario galán le falta la reciedumbre de lo que antes caracterizaba las aventuras de James Bond. Pero, qué importa, mientras sea imbatible, capaz de pilotear helicópteros y trepar por gigantescos farellones verticales sujetándose sólo con la punta de los dedos, sigamos echándole a la cundidora, al sonido estereofónico, al IMAX y a una 3 D que siempre nos queda debiendo mayores sensaciones visuales.

Hasta termina esta secuela con unos diálogos altruistas entre Cruise y su ex esposa sobre la irrefrenable adrenalina del héroe versus el ideal de ella para sobrevivir y ayudar como médico a los pobres y enfermos del mundo.

AVENTURAS Y ACCION AL POR MAYOR EN UNA SEXTA SECUELA QUE POCO LE QUEDA DE LA INOLVIDABLE SERIE DE TV.

Ficha técnica

Título Original: Mission Impossible: Fallout 
Acción, aventuras, suspenso Andes Films EE.UU. – 2,27 hrs. 
Fotografía: Rob Hardy 
Edición: Eddie Hamilton 
Música: Lorne Balfe 
Diseño Prod.: Peter Wenham 
Guión serie TV: Bruce Geller 
Actores: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames 
Director y Guionista: Christopher McQuarrie

A la Deriva - Por Juan Pablo Donoso

Basada en un hecho real. Historia de amor vivida en circunstancias de extremo peligro.

En Tahiti se inicia un romance entre una muchacha norteamericana que mochileaba por el mundo, y un joven inglés aventurero experto en navegación a vela. Un matrimonio de ricachones estadounidenses contrata a Richard para que lleve su elegante yate de vuelta a San Diego por mar. La pareja de enamorados acepta y zarpan solos por el Pacífico rumbo al norte. Durante la travesía son víctimas de un gigantesco huracán que deja maltrecho el yate y gravemente herido a Richard. Tami deberá sobrevivir durante 45 días a la deriva, con su novio agonizante, sin comunicación radial, hasta ser rescatada por un barco en las proximidades de Hawai.

Nunca imaginaron Tami Oldham (Shilene Woodley: Divergente) y Richard Sharp (Sam Claflin: Juegos del Hambre) que navegaban hacia uno de los más catastróficos huracanes que registra la historia náutica.

Excelentes escenas de mar embravecido. Admirables plano-secuencias. En especial al comienzo cuando, sin cortes, desde el rincón anegado de la cabina la cámara emerge a la cubierta, y de ahí se eleva por el cielo para mostrar la inmensidad del océano.Y qué decir de las tomas acuáticas, donde desde la superficie bajamos a las profundidades para volver arriba nuevamente, y así en varias ocasiones.

En la vida real la heroína fue Tami Oldham, autora del libro. Pero en la película el portento es el Director de Fotografía, Robert Richarson. Ha ganado 3 veces el Oscar, y es el preferido de Oliver Stone, Scorsese y Tarantino, entre otros.

A pesar de tener una duración convencional -1,36 hrs.- y una carismática actuación de Shilene Woodley, se alcanza a sentir alargada y redundante. Esto debido a que al guion le faltan antagonistas. Las fuerzas naturales nunca son personajes porque carecen de objetivos racionales. Entonces, el conflicto recae exclusivamente en el sufrimiento unilateral de sus víctimas. Aunque el paso del tiempo gravita, se debilita el ascenso progresivo hacia el clímax.

El prodigio fotográfico es de Richardson. Para mantener el interés romántico los realizadores justifican la duración insertando elucubrados raccontos.

Se agradece que al final nos muestren fotos de las auténticas personas que vivieron esta aventura.

MARAVILLOSA FOTOGRAFÍA Y CÁMARA. UNA HISTORIA REAL DE AMOR Y DE RESILIENCIA FEMENINA.

Ficha técnica

Título Original: Adrift 
Diamond Films 
Acción, aventuras EE.UU.- Hong Kong - Islandia – 1,36 hrs. 
Fotografía: Robert Richardson 
Edición: John Gilbert 
Música: Volker Bertelmann 
Diseño Prod.: Heimir Sverrisson 
Guión: Tami Ashcraft (libro), Aaron Kandell 
Actores: Shailene Woodley, Sam Claflin, Grace Palmer 
Director: Baltasar Kormákur

Stefan Zweig: Adios a Europa - Por Juan Pablo Donoso

Estampas, o momentos íntimos, en los últimos años de la vida del gran escritor austríaco-judío Stefan Zweig. Es un seudo documental, pero con actores.

María Schrader (La Jirafa, Aimée y el Jaguar) le da un tratamiento casi minimaliasta. Vivencias y conversaciones cotidianas en que Zweig va experimentando el gradual, e inconsolable, dolor del exiliado y apátrida.
Llena de pequeños detalles caseros en cada uno de los países sudamericanos en que vivió, y los dilemas espirituales que manifestaba a sus esposas, hijastra, amigos y periodistas.

De la calidad de sus obras literarias se habla poquísimo. Sólo presenciamos la admiración de sus lectores en todos los sitios que frecuentaba.

Miles de judíos errantes en busca de refugio extranjero lo abrumaban con peticiones para que, con su prestigio, intercediera ante embajadores u organizaciones internacionales. Agotado, adoptó a Brasil como su nueva patria y allí, en Petrópolis, siendo vecino de Gabriela Mistral, escogió morir junto a su esposa en febrero de 1942.

La cinta, dividida en 5 etapas desde 1936, es una dolorosa escalada “descendente” de un hombre pacifista y lleno de amor por la humanidad, que, desde América constata cómo el nazismo va destruyendo aquella Europa que fue la inspiración de toda su magnífica creación literaria.

Admirable reconstitución de época. Momentos de ingenuo humorismo popular. La caracterización de Josef Hader (Wilde Maus) nos parece estar observando al verdadero Zweig, incluso en sus silencios, sudor y expresiones más sutiles.

ESCENAS COTIDIANAS MUY RECÓNDITAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE ZWEIG. TRATAMIENTO CARIÑOSO Y MINIMALISTA. NOS REGALA CERCANÍA HUMANA CON EL ESCRITOR.

Ficha técnica


Títutlo Original: Stefan Zweig: Farewell to Europe 
Drama biográfico 
Cine Arte Galería Patricia Ready 
Austria, Alemania, Francia – 1, 46 hrs. 
Fotografía: Wolfgang Thaler 
Edición: Hansjörg Weißbrich 
Música: Cornelius Renz, Tobias Wagner 
Diseño Prod.: Silke Fischer 
Guionistas: Maria Schrader y Jan Schomburg Actores: Josef Hader,Barbara Sukowa, Tómas Lemarquis, Nahuel Pérez Biscayart 
Directora: Maria Schrader

domingo, 22 de julio de 2018

La librería - Por Musia Rosa

La película está basada en la novela de la escritora inglesa Penelope Fitzgerald, que se desarrolla en un pueblo de la campiña inglesa de fines de los años 50, donde Florence Green (Emily Mortimer) decide abrir la primera librería del pueblo, a pesar de la oposición de una poderosa y egoísta dama del lugar Violet Gamart (Patricia Clarkson).

Florence, sintiendo el ambiente de conflicto y con molestia contenida, sigue empeñada en su sueño, con la ayuda de una pequeña niña y un solitario caballero del pueblo, Edmund Brundich (Bill Nighly) quien decide salir y hablar con Violet, para interceder por la esforzada labor de Florence, con quien comparte el amor por los libros y valora el coraje con que ella está luchando.

Conocemos algunas intrigas armadas contra Florence, veladas y disminuidas por la flema y elegancia británica, pero están ahí persiguiendo su fin y reflejadas en el cielo nuboso y las hojas de los árboles movidas por el viento.

La fotografía y la música componen la atmósfera y el ritmo exacto que impregna el ambiente y crea el clima necesario para captar los matices y los gestos que hablan por las palabras y así sentir la emoción y los sentimientos, que fluyen de esta bella y dramática historia.

Los actores toman posesión de sus personajes, destacándose Bill Nighly, como un caballero inglés que, con mesura y esfuerzo, doblegando su personalidad calma y tranquila, decide ir a defender a Florence ante la dura y egoísta actitud de Violet Gamart, que no escatima esfuerzos para que Florence abandone su librería y el lugar.

Es una película de gran densidad dramática, tratada con mesura por la directora española Isabel Coixet (“Mi vida sin mi”) al usar el ritmo preciso y calmo que necesitaban las imágenes para expresar la emotiva sensibilidad de la historia.

Ficha técnica

País: España
Año: 2017
Duración: 115 minutos
Género: Drama
Espectadores:
Música: Alfonso de Villalonga
Fotografía: Jean Claude Larrien
Actores: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighly, James Lance, Honor Kneafsey, Mio North.
Dirección: Isabel Coixet

jueves, 19 de julio de 2018

La librería - Por Carlos Correa

Esta cinta dirigida por la cineasta catalana Isabel Coixety y basada en la novela de la escritora británica Penelope Fitzgerald es íntima y delicada. Sus trazos, colores y matices dan cuenta de una exquisita preocupación estética y la atención permanente a un guion que ilustra y conduce una historia ambientada a fines de los años cincuenta, época aún marcada por la post guerra y el comienzo de los grandes cambios sociales, políticos y económicos de la segunda mitad del siglo XX.

Florence Green -Emily Mortimer- llega a Hardborough, un pequeño pueblo de la costa inglesa para cumplir el sueño que con su marido, ya fallecido, tuvieron cuando se conocieron: abrir una librería en un lugar alejado de los epicentros urbanos. Ella ama los libros, lo ha cultivado por años y está decidida, contra viento y marea, a conseguir hacer realidad este desafío. Su pasión por la lectura y por los libros la lleva a descubrir nuevas obras, nuevos autores y temáticas para ponerlas a disposición de sus lectores. Esta fuerte e inquebrantable motivación se complica por la férrea oposición de Mrs. Violet Gamart -Patricia Clarkson- quien desde una posición de poder social, domina la vida del lugar cuál reina todopoderosa, nunca en forma directa pero siempre en un plano aparentemente secundario pero fuertemente influyente en cada una de las instancias vitales y trascendentes del lugar. ¿La razón? La librería ocupa un lugar que Mrs, Gamat no quiere que tenga ese uso, por tanto el camino es uno solo: erradicar la librería y de paso, o fundamentalmente, a su impulsora.

Los personajes en esta cinta están bellamente delineados. Sin demasiadas palabras y con foco en la gestualidad, cada uno de ellos va adquiriendo un intenso peso dramático. Mr. Edmund Brundish -Bill Nighy- un solitario, reservado y empedernido lector, se transforma en el primer cliente de la libraría. Basta una sencilla correspondencia para que Mr. Brundish y Emily traben una profunda amistad. Christine -Honor Kneafsey- la pequeña y valiente ayudante, también seduce con su prestancia y vigor. El lazo afectivo que construyen ambas es tal vez la relación más profunda que muestra la película. Así, cada una de las personas que se encuentran con Emily permiten entrever un mundo diverso de personalidades y caracteres que reflejan muy bien la época que están viviendo y las particulares relaciones que se dan entre ellos.

“The Bookshop”, que ganó tres de sus doce nominaciones en los Premios Goya del año 2017, es una película para admirar y reflexionar. Su ritmo particular nos permite ir sin prisa acompañando el camino de Emily, viviendo sus dificultades, empatizando con sus emociones y luchando por sus sueños. Es una contemplación activa, que si bien no incomoda, sugiere prestar atención a detalles que muchas veces pasamos por alto. El gran nivel de actuación, la agudeza del campo visual retratado, planos abiertos de ensueño y cercanos cargados de emoción, reflejan la fina intención de su directora.

La música de Alfonso de Vilallonga es minimalista. Incluso se adapta muy bien a los largos planos de silencio, donde solo las conversaciones, los gestos y miradas generan el clima necesario para sostener el relato. El silencio también es música. La directora lo sabe y asume el riesgo de lo que ello significa. Afortunadamente tiene a su haber elementos vitales que le ayudan, como un sólido guion, las ya mencionadas actuaciones y una fotografía de Jean-Claude Larrieu que es hermosa y refinada.

Al ver y contemplar “La Librería” podemos entender sus premios, nominaciones, críticas y por qué se lució en los Goya. Es un relato cercano, sencillo y tremendamente profundo. Es capaz de transportarnos sin ostentosos recursos, solo con sus delicadas sensaciones, retratadas y captadas por la certera cámara de Isabel Coixety. La reflexión final queda para cada uno de los espectadores, pues esta cinta, al igual que un buen libro, nos seguirá acompañando.

Ficha técnica

Título original: The Bookshop (La librería)
Año: 2017
Duración: 115 minutos
País: España
Productora: Coproducción España-Reino Unido-Alemania; Green Films / A Contracorriente Films / Diagonal Televisión / Zephyr Films / ONE TWO Films
Género: Drama | Años 50. Drama de época
Guion: Isabel Coixet (Novela: Penelope Fitzgerald)
Música: Alfonso de Vilallonga
Fotografía: Jean-Claude Larrieu
Reparto: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey, James Lance, Harvey Bennett, Michael Fitzgerald, Jorge Suquet, Hunter Tremayne, Frances Barber, Gary Piquer, Lucy Tillett, Nigel O'Neill, Toby Gibson, Charlotte Vega, Nick Devlin
Dirección: Isabel Coixety

Rascacielos: rescate en las alturas - Por Carlos Correa

Dwayne "The Rock" Johnson es ahora Will Sawyer, un veterano de guerra del ejército de Estados Unidos que se ha reinventado como experto en seguridad de edificios. En ese rol, junto a su esposa y sus dos hijos, Will viaja a China pues debe revisar un nueva joya. Se trata de “La Perla”, un rascacielos de 240 pisos, una verdadera ciudad vertical, el edificio más alto y moderno del mundo, ideario de un multimillonario excéntrico obsesivo de la tecnología y la seguridad. Hasta allí, todo bien, sin embargo podemos suponer que algo sale mal y ahora Sawyer debe hacer lo imposible para rescatar a su familia que está atrapada dentro de la imponente estructura que ha sufrido un ataque que la amenaza con un colapso total.

Esta clásica película de acción y entretenimiento, no tiene grandes aspiraciones y en ello es bastante honesta. Los recursos son evidentes y está llena de clichés, sin embargo su mérito es que funcionan, crean tensión y los 103 minutos pasan, literalmente, volando. La fotografía de Robert Elswit y los efectos especiales están súper logrados. De hecho, en más de una escena de altura sentí real vértigo y me descubrí cambiando de posición en la butaca para afirmarme. Insisto que aunque sean recursos clásicos y evidentes, el hecho que logren su propósito aprovechando la majestuosidad de la pantalla iMax es destacable.

Encargado del guion y de la dirección, Rawson Marshall Thurber hace también un muy buen trabajo que denota oficio en estas lides. Las escenas de acción y todas aquellas donde el protagonista pende de un hilo son realmente imposibles, incluso para "The Rock" Johnson. Y ahí están, ahí está la magia de la fantasía, donde se une lo irreal con lo imposible y donde un padre es impulsado a cruzar sus propios límites para poder salvar a su familia.

Dejo para el final tres aspectos sobre los que la cinta obviamente no profundiza pero que son puntos a mencionar. El primero es la desmedida ambición, de fama, poder, riqueza y ostentación, que comúnmente deriva en envidias y en el cobro de cuentas pendientes, una de las razones que provoca la crisis del relato. El segundo, que la película aborda en forma natural, es el mundo mediático actual. Hay una suerte de reportaje dentro de la cinta, porque todo el incidente está siendo transmitido en directo por televisión y seguido por miles de personas. Este elemento, que crea opinión pública, se transforma en una especie de “VAR”, porque incluso entrega información relevante a la policía sobre los sucesos en pleno desarrollo. El tercero es un clásico: un sinnúmero de guiños técnicos e informáticos, en una súper estructura tecnológica, compleja, automática, controlada por variables biométricas, con dobles, triples y cuádruples medidas de respaldo, con sistemas de última generación, inviolables y ultra seguros. A pesar de todas estas medidas y una técnica que parece ser resistente a todo, la variable humana es la puerta de entrada para acceder y tomar el control total. Y por cierto, algo que en los tiempos actuales ya es de perogrullo: no hay nada como un reinicio de sistema para que todo vuelva a funcionar correctamente, algo que en informática se denomina habitualmente como el famoso código “APH”.

Ficha técnica

Título original: Skyscraper
Año: 2018
Duración: 103 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Legendary Pictures / FPC Production / Seven Bucks Productions. Distribuida por Universal Pictures
Género: Acción | Secuestros / Desapariciones
Guion: Rawson Marshall Thurber
Música: Steve Jablonsky
Fotografía: Robert Elswit
Reparto: Dwayne "The Rock" Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Roland Møller, Paul McGillion, Adrian Holmes, Noah Taylor, Kevin Rankin, McKenna Roberts, Byron Mann, Matt O'Leary, Tzi Ma, Chin Han, Hannah Quinlivan, Beatrice King, Kathy Wu, Venus Terzo, Vivian Full, Elfina Luk
Dirección: Rawson Marshall Thurber

Rascacielos: rescate en las alturas - Por Juan Pablo Donoso

Tremebunda película de acción y suspenso con todos los clichés conocidos y sin novedad.

Lo más logrado es la sensación de vértigo.

Son tan obvios los personajes y la trama, y tan evidentes los efectos especiales, que sólo cabe pensar que fue deliberadamente hecha como una caricatura de los filmes de catástrofes.

De inmediato recordamos DURO DE MATAR e INFIERNO EN LA TORRE (1974).

Si alguien quiere tomarla en serio está en su derecho, porque la cinta lo complacerá. Pero son tan grotescos los giros de la trama, los diálogos, y las expresiones faciales de los personajes que resulta imposible evitar la risa.

El ex campeón de lucha libre Dwayne Johnson (The Rock) desde hace un tiempo transformado en héroe y superhombre cinematográfico (Rampage), debe rescatar a su amada esposa e hijitos de la torre más alta del mundo - 220 pisos - construida en Hong Kong, y de la que unos mafiosos muy malos quieren apoderarse provocando un voraz incendio.

Por supuesto que la esposa y los niños están atrapados en la mitad del edificio. Entonces, nuestro héroe, con una pierna ortopédica e insensible ante el dolor, se las ingeniará para trepar, rescatarlos, y vencer a los malvados.

Es grato volver a ver a Neve Campbell, la esposa, quien se especializó años atrás en la saga de películas terroríficas SCREAM. Ahora regresa un poco más madura, atractiva, y se integra a esta farsa fingiendo que sufre en serio.

Se puede ver en IMAX y 3D, pero da lo mismo que en pantalla normal o en TV.

Costó $US 125.000.000 y es muy posible que recaude mucho más. Total, más paga la emoción que la lógica elemental.

HAZAÑAS INVEROSÍMILES Y TRILLADAS QUE MÁS VALE MIRARLAS COMO CARICATURA.

Ficha técnica

Título Original: Skyscraper 
Acción, suspenso 
Andes Films EE.UU. – 1,42 hrs. 
Fotografía: Robert Elswit 
Edición: Julian Clarke, Michael L. Sale 
Música: Steve Jablonsky 
Diseño Prod. : Jim Bissell 
Actores: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber 
Director y Guionista: Rawson Marshall Thurber

El Balcón de las Mujeres - Por Juan Pablo Donoso

Muy grata tragicomedia israelita que denuncia el absurdo de cualquier fundamentalismo moral o religioso.

Sucede en un barrio de Jerusalén en la época actual. Sus personajes son los sencillos vecinos que cumplen sus deberes piadosos con alegría y cariño por el viejo rabino local.

Todos colaboran con entusiasmo para celebrar el Bar Mitzvah de un muchacho de 12 años. Durante la ceremonia, y como lo ordena el rito talmúdico, las mujeres deben ocupar un balcón especial de la sinagoga, mientras los hombres se instalan en la planta baja.

En el momento de mayor euforia, en que las esposas y madres lanzan caramelos, el balcón cede y se derrumba dejando gravemente herida a la anciana esposa del rabino. Él, con motivo del accidente, queda mentalmente perturbado. La comunidad, entonces, necesita otro guía espiritual.

Habrá que emprender dos tareas: reconstruir la sinagoga y conseguir un líder de reemplazo.

Asume entonces un rabino más joven, David, demasiado riguroso de los preceptos bíblicos. Comienza a imponer normas estrictas tanto a hombres como mujeres. Y destina el dinero de la reconstrucción para organizar de forma más austera las ceremonias.

Al poco tiempo, las mujeres del barrio se rebelan contra tanta normativa inútil y se proponen persuadir a sus maridos en la causa. Ante la tímida resistencia de ellos, las esposas abandonan los hogares y se alojan todas juntas en una casa de la vecindad. ¿Quién vencerá en este conflicto, el rigor inflexible del nuevo rabino o el sentido común de las mujeres?

Ese es el nudo dramático de la película. Su tratamiento incluye graciosas situaciones, personajes bondadosos y amables y, por sobre todo, una comunidad devota donde predomina el amor familiar.

A su manera los autores se inspiraron en la comedia griega LISÍSTRATA de Aristófanes para denunciar – y ridiculizar – el fanatismo ortodoxo. En el clásico de Aristófanes las esposas se confabulan para negar el sexo a sus maridos ansiosos de partir a la guerra. Aquí, hacen algo similar para que ellos reconozcan que les están manipulando la conciencia moral con preceptos absurdos.

Aunque los personajes son leales al judaísmo, ante la hibris del cumplimiento irracional, se comprende el mensaje que hace 2000 años trajo Jesucristo a su pueblo cuando les predicó que EL AMOR ES MÁS IMPORTANTE que seguir con soberbia fariseica los rígidos mandatos del Talmud.

UNA ENCANTADORA TRAGICOMEDIA JUDÍA DONDE LA INTELIGENCIA Y EL AMOR VENCEN A LAS RIGIDECES FUNDAMENTALISTAS. MUY RECOMENDABLE.

Ficha técnica

Título Original: Ismach Hatani 
Tragicomedia judía 
Cine Arte Galería Patricia Ready Israel – 1,36 hrs. 
Fotografía: Ziv Berkovich 
Edición: Einat Glaser-Zarhin 
Música: Ahuva Ozeri Vestuario: Rona Doron 
Guion: Shlomit Nehama 
Actores: Evelin Hagoel, Igal Naor, Orna Banai 
Director: Emil Ben-Shimon

jueves, 12 de julio de 2018

Pesadilla en el Infierno - Por Juan Pablo Donoso

Plenamente lograda en su género de terror psicológico.

Pudo ser manida y obvia; resultó eximia. El lenguaje cinematográfico la eleva a un nivel superior. Gran avance en la rutina de estos temas.

¿Qué distingue a esta película de otras de terror? Su edición, tratamiento narrativo y actuaciones. Pudo ser ramplona o confusa en manos de otro director.

¿Es realidad o pesadilla? Ambas cosas. Empieza con realismo cotidiano y va perdiendo la coherencia racional tornándose en locura incontrolable.

Llega a tal punto la fusión de pesadilla con vigilia, que nos sumerge en el mismo vórtice desquiciado que está narrando.

Una madre separada, con dos hijas adolescentes, se instala en la vieja casona de campo que heredó de su tía fallecida. Una de las muchachas escribe historias de terror. Su ídolo es el famoso escritor H.P. Lovecraft. En la noche una pareja psicópata de camioneros ingresa y asesinan a la madre. La experiencia deja enloquecida a la menor. Años después Beth, la mayor, narra el incidente en una exitosa novela y salta a la fama. Cuando acude a visitar a su hermana, que permaneció sola y trastornada en la casona, creen revivir la traumática experiencia. Tal es sólo la base del argumento. El mérito está en la forma en que se narra y se interpreta.

Edición minimalista, fragmentada al máximo, para desarticular las unidades de tiempo sin perder en ningún momento la claridad y la progresión.

Hay giros caprichosos porque las pesadillas carecen de unidad en el tiempo y en el espacio. La gratuidad onírica es propia de la historia, y sus personajes nos contagian su angustia.

Difíciles actuaciones considerando la estructura subconsciente del relato.

Atmósfera y ambientación implementadas hasta en sus más ínfimos detalles.

La música coincide con los niveles de desquicio, siendo a ratos armónica y familiar, y en otros esquizofrénica y destemplada. Estupendos silencios que son también música en sí mismos.

Admirable que hayan conseguido presupuesto para filmar esta narración, con tan enrevesado discurso. Sin duda los productores confiaron a ojos cerrados en el guionista/director Pascal Laugier (Mártires – 2008), en los técnicos y en las actrices. Y acertaron.

Sadismo crudo y casi obsceno, pero justificable en esta circunstancia.

Podría ser chocante para algunos espectadores, pero más por su tratamiento que por su contenido.

Hay traumas tan brutales que permanecen enquistados en la psiquis impidiendo distinguir la frontera entre los delirios y la realidad.

Lo tétrico de la vida puede ser más pavoroso que las novelas de terror de Beth y Lovecraft.

Gran Premio del Jurado 2018 en el Festival de Gerardmer en Francia.

INEFABLE FANTASÍA DE HORROR MAGISTRALMENTE REALIZADA.

Ficha técnica


Título Original: Ghostland 
BFDistribution Terror, suspenso Francia, Canadá – 1,31 hrs. 
Fotografía: Danny Nowak 
Edición: Dev Singh 
Música: Georges Boukoff, Todd Bryanton, Anthony d'Amario, Ed Rig 
Diseño Prod.: Gordon Wilding 
Actores: Crystal Reed, Mylène Farmer, Anastasia Phillips 
Guionista y Director: Pascal Laugier

Nadie Quiere la Noche - Por Juan Pablo Donoso

Epopeya inspirada en personajes reales, pero alterada para darle mayor dramatismo.

Se centra en Josephine Diebitsch (1863–1955) esposa de Robert Edwin Peary, explorador estadounidense que alegó haber sido el primero en llegar al Polo Norte, en abril de 1909.

Durante su vida matrimonial sólo vivieron juntos 18 meses. El resto del tiempo lo dedicó el marido a sus expediciones.

Nos muestra el periodo en que Josephine decidió reunirse con él cuando intentaba conquistar el Polo.

Con elegante ajuar decimonónico persuadió a otros expertos exploradores de acompañarla – cuando ya se acercaba el invierno – a encontrarse con su esposo en medio de las nieves eternas del Ártico. Aunque intentaron disuadirla se mantuvo obstinada, y partieron a regañadientes.

Fueron víctimas del frío, de aludes, hielos quebradizos, pérdidas humanas y de animales.

Tal es la primera mitad. En la segunda, los pocos guías que aún seguían con ella la abandonaron para volver a sus hogares.

Quedó abandonada en la última choza que había en la ruta; por allí pasaría su marido en el viaje de retorno.

Se instaló tratando de vivir de manera similar a su mundo neoyorkino. Sólo la acompañaba una muchacha esquimal que vivía desde antes en un iglú junto a la choza.

Llegó el invierno, los alimentos escasearon, vinieron las tormentas y cayó la noche permanente. Ambas mujeres debieron acompañarse derribando barreras de idioma, costumbres y clases sociales.

Más férrea se hizo la unión cuando Josephine supo que Allaka esperaba un hijo de Robert.

Acompañamos a estas mujeres en su soledad, sobrevivencia, y nacimiento de la criaturita en semejantes condiciones.

Los hechos le dan carácter aventurero al relato, y patetismo emocional.

Los temas principales son la tozudez obsesiva, aun a costa de vidas ajenas, la subsistencia llevada al extremo y, finalmente, la inevitable solidaridad, que derriba barreras culturales y logra el triunfo de la tolerancia.

La fotografía de paisajes nevados es sobrecogedora. Las actuaciones de Juliette Binoche, como Josephine, y de la japonesa Rinko Kukushi, como la joven esquimal Allaka, denotan gran compromiso actoral. La sensación de aislamiento y de casi agonía contagian ansiedad.

Despierta el deseo de averiguar mayores datos de los verdaderos personajes. Pero al hacerlo nos enteramos que hay mucha distorsión con la realidad, especialmente, en la estructura familiar de la señora Peary, y en la vida posterior de Allaka.

La directora catalana Isabel Coixet (La Librería, Mi Vida sin Ti, La Vida Secreta de las Palabras, etc.) optó por falsear los hechos para reiterar en sus temáticas habituales: el polifacético mundo emocional de sus personajes femeninos. Y eso lo consiguió, una vez más, con esta película.

LA TOSUDEZ INSENSATA DE UNA ARISTÓCRATA LLEVADA AL EXTREMO. MÁS FICCIÓN QUE REALIDAD HISTÓRICA.

Ficha técnica

Título Original: Nobody Wants the Night 
Drama seudo histórico 
Cine Arte Galería Patricia Ready 
España, Francia, Bulgaria – 1,44 hrs. 
Fotografía: Jean-Claude Larrieu 
Edición: Elena Ruiz 
Música: Lucas Vidal 
Diseño Producción: Carlos Bodelón, Alexei Karaghiaur 
Guionista: Miguel Barros 
Actores: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne 
Directora: Isabel Coixet

lunes, 9 de julio de 2018

Sicario: Día del Soldado - Por Carlos Correa

De la película original “Sicario” del año 2015 reconocemos a su guionista, Taylor Sheridan, y por cierto a Benicio Del Toro, su protagonista. No obstante aquello, la ausencia del director canadiense Denis Villeneuve se nota demasiado. No es que Stefano Sollima haga un mal trabajo con el guion de Sheridan, sino que su composición y foco es totalmente diferente. Veamos por qué.

Los carteles mexicanos han ido ampliando su rubro de acción. Ahora no solo ingresan drogas al territorio de Estados Unidos sino que también colaboran con el cruce de terroristas islámicos. La frontera es realmente una franja peligrosa y el gobierno federal estadounidense debe hacer frente a esta nueva amenaza. Con esta misión retorna de sus misiones el agente federal Matt Graver -Josh Brolin-; buscar una forma de evitar que traspasen la frontera potenciales causantes de nuevos atentados. Y su idea es provocar una guerra entre carteles secuestrando a la hija menor del jefe de uno de los más importantes, una misión para la que recurre al sicario Alejandro Gillick -Del Toro- quien tiene una amarga historia con dicho cartel. Narrada de esta forma, las piezas calzan perfectamente y en forma lineal, sin embargo el guion está hábilmente construido para saltar, fragmentar y disgregar la atención durante la presentación de la historia.

Una característica esencial de la cinta original se ha evaporado en esta secuela. El ritmo de la narración ha dejado de ser un continuo que atrape, seduzca y conduzca hacia momentos de mayor tensión dramática. Esta característica ha sido reemplazada por un relato que basa su tensión en los hombros de los experimentados actores Del Toro y Brolin, dejando desprotegida la continuidad y potenciando las escenas de máxima crudeza que son las que van marcando los puntos más fuertes de la cinta.

Tal vez debido a esta construcción diferente es que queda la sensación de que es un retroceso, aún tomando en cuenta el carismático trabajo de Benicio Del Toro junto a la conocida y profunda mano de Sheridan, porque esta secuela no se arriesga a dar un paso adelante en la configuración de un escenario adecuado para su desarrollo. La película se siente forzada, por ratos internamente desconectada y de alguna manera deambula -y aquí puede ser literal- por el desierto fronterizo. La música de Hildur Guðnadóttir tampoco colabora mucho. Se repite, es plana y añora los matices que Jóhann Jóhannsson -recientemente fallecido- dibujó con maestría para la cinta pasada.

Dadas las altas expectativas que genera, Sicario: Día del Soldado, decepciona. Es cierto, está sobre la media, pero ahora naturalmente le exigimos más. Veremos hacia dónde deriva la historia, sobre todo ahora que, con un final abierto, le permitirá tomar rumbos diversos y también nuevas decisiones sobre todas y cada una de las temática expuestas en el camino ya recorrido.

Ficha técnica

Título original: Sicario: Day of the Soldado
Año: 2018
Duración: 122 minutos
País: Estados Unidos
Productora: Coproducción Estados Unidos-Italia; Columbia Pictures / Thunder Road Pictures / Black Label Media / RAI. Distribuida por Columbia Pictures
Género: Thriller. Drama. Acción | Crimen. Secuela
Guion: Taylor Sheridan
Música: Hildur Guðnadóttir
Fotografía: Dariusz Wolski
Reparto: Benicio del Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keener, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Elijah Rodriguez, Christopher Heyerdahl, Manuel García-Rulfo, Bruno Bichir
Dirección: Stefano Sollima

jueves, 5 de julio de 2018

El Culpable - Por Juan Pablo Donoso

¿Qué debe hacer un sacerdote católico cuando se entera que uno de sus más queridos amigos – otro sacerdote – es pedófilo?

¿Debe seguir el consejo de otro clérigo – igualmente amigo desde el seminario – de ignorar la situación y continuar con su valiosa labor apostólica?

¿Cómo responde al dolor de las familias cuyos niños, traumatizados, han sido abusados sexualmente, y recurren a él pidiendo ayuda y justicia?

Jakob, al comprobar la veracidad del delito se debate en un atroz dilema de conciencia: desvincularse de la situación por lealtad al compañero, o, denunciarlo a la más alta jerarquía eclesiástica de la diócesis. Ambos caminos resultarían desgarradores: traicionar la confianza de las víctimas, o condenar al amigo.

Y cuando resuelve informar al obispo, recibe de éste la más farisaica de las respuestas: “La Iglesia es una madre, y a una madre no se la agrede”. Significando que la imagen oficial de la institución es más importante que las acciones individuales de sus miembros. Por lo tanto, corresponde el silencio diplomático, desviar la atención del delito, prescribirlo, y, eventualmente, trasladar al culpable a otra parroquia lejana.

Y se moverán las influencias de alto nivel para sacar al padre Dominik de la cárcel, en que se hallaba condicionalmente recluido por sospecha, para que siga adelante con los brillantes logros pastorales en su comunidad.

En medio de punzantes tribulaciones, en las que Jakob busca una respuesta, mientras desfilan por su mente las sentencias evangélicas de Jesucristo, toma finalmente el camino que su conciencia moral le dicta.

Como en toda gran tragedia, el protagonista queda solo y debe tomar una DECISIÓN radical, arriesgándose a sufrir las consecuencias que ello acarrea.

Este filme alemán, primer largometraje del antes documentalista Gerd Schneider, se narra mediante una virtuosa sintaxis audiovisual. En forma entreverada, pero siempre coherente, nos inserta en cada uno de los cinco escenarios en que sus personajes – padres, madres, adolescentes, amigas y autoridades – viven este dilema en que se enfrentan la fe religiosa con el escándalo, el abuso, y la manipulación de conciencia hacia los feligreses.

Todos los actores, en especial Sebastian Blomberg, como Jakob, nos transmiten la angustia, e impotencia, de constatar que “el agua bendita del pozo está envenenada”. ¿Qué puede hacer el buen cristiano cuando su santa madre Iglesia, por soberbia y conveniencia, da la espalda a sus hijos defraudados que claman a ella?

TEMA DIPLOMÁTICO Y ESPIRITUAL QUE NOS TOCA MUY DE CERCA EN ESTOS DÍAS, DONDE PAGAN JUSTOS POR SOBERBIOS, COBARDES Y ENCUBRIDORERS.

Ficha técnica

Título Original: Verfehlung 
Cine Arte Galería Patricia Ready 
Drama, delito Alemania – 1,35 hrs. 
Fotografía: Pascal Schmit 
Edición: Uta Schmidt Música: John Gürtler 
Diseño Prod.: Ina Küfner 
Actores: Sebastian Blomberg, Kai Schumann, Jan Messutat, Sandra Borgmann, Valerie Koch, Hartmut Becker 
Guionista y Director: Gerd Schneider